《美感论》
作者: [法]雅克·朗西埃
出版社: 商务印书馆
译者: 赵子龙朗西埃(摄于2009年)
本书探讨了14个事件或说14个时刻,从温克尔曼笔下的赫拉克勒斯残躯,到詹姆斯•艾吉所拍的阿拉巴马州农户,间有黑格尔在美术馆的一次到访,爱默生在波士顿的一场演说,马拉美在女神游乐厅的一晚观赏,举办于巴黎或纽约的一场展出,上演于莫斯科的一幕戏剧,建在柏林的一座工厂,通过这些或闻名或隐秘的场景,我们可以探询何为艺术,以及何是艺术所为。通过各章我们可以看到,一个感悟、阐发艺术的体制,消除了各类艺术的专门性以及艺术与日常经验间的界限,由此得以成立并转型。我们可以知道,一座缺损的雕像如何成为一件完美的作品,一幅贫民孩子的画像如何达成一种理想的呈现,一群杂耍艺人的翻腾如何飞入诗意的天空,一件家具如何被尊为一座殿堂,一段台阶如何塑造一个人物,一件补丁累累的工装如何展现一种高贵的品行,一道航帆的折缝如何暗示宇宙的源起,一段加速的蒙太奇如何表达共产主义的感性现实:这是一段艺术现代性的历史,它绝不同于现代主义的正统。
1. 因为历史本身也不过是这样一种构造出的现实。艺术有了它的历史,就是说艺术自身好像成了现实,而不再是用来讲述艺术家的生活、艺术品的过去,也不再像以前那样要分技工艺术、人文艺术。而反过来说,艺术之所以可以说成是众多作品构造出的可感环境,就是因为有了历史这种看待集体生活的认识模式。
2. 时代不再需要艺术家和作家亲身去往民众和“大众文化”之中,不再需要某些艺术形式,来传达工业社会的节拍、劳动的伟业、受压迫者的斗争、城市经验的新形式和这种经验向社会各个阶层的扩散。
3. 摄影行动,意味着协调三种时间:一是等待时间,它对一种可能的突现勾画轮廓;一是这样一次突现发生的时间,它将突现特定为一个光下形象的表现;但还有一种时间,属于世界和人,是它们,结晶为一个形象。
4. 卓别林的默剧,让电影重现了自身外的另一副形象:这独特的艺术,在普遍的机器信仰的另一面,表达了一种隐秘的虚无主义,这种艺术,让机器的宏大创造之力,回到洞穴之壁上的光影游戏,而换来的是,这些光影,比起未来工程师的那些方案,也许更为精准、更为透彻。
5. 电影艺术的“媒介”(médium),不仅指用来摄录运动、拼接、投映活动影像的各式设备。媒介不是载基,不是设备,也不是特定材料,而是它们共同存在的可感环境。
6. 实现一种戏剧真正本质,就是抑止戏剧。然而,当这些不可能的编排交汇时,将从属的身体融人舞台的绝对化空间、和用身体的超然存在否定舞台技术手段,这两种做法的接点,为舞台编排这门现代艺术提供了后来的多种方法和方案。
7. 一件作品的存在,像一个自足的单体,只要它本身表现出一个开放整体的力量,而这个整体,超越任何结构上的完整。
8. 雕像如要表达一种确定的情感、一个确切的行动,就脱离了艺术的根本源头:即观赏者对雕像加入的想象。所以可行的办法,就是减少行动确定性,弱化身体表现力。
9. 机器的拥护者与工匠的辩护者,都有一个观念,即真正的艺术就是所谓“应用”的、“装饰”的艺术,艺术要适应生活、表达生活。根本的问题就是,它要适应哪种生活、表达哪种生活。
10. 真正和虚假生活的混淆,产生了供美术馆欣赏的“纯粹”艺术和装饰商店的“应用”艺术。
11. 虚假艺术,是掩藏真实劳动的艺术。虚假艺术必须这样掩藏,因为它的劳动,不是展现生活,是卑屈的创作,出自向外部思想屈从的机器或双手。
12. 工匠或运动员的技巧,也可以算作艺术。古典时期的规定是:要判断一种身体表演是否算作艺术,就要看它是否讲述一段情节。而在这个逻辑下,所谓的情节,不仅是事件的接续;它是一个有的身体,含有起因、经过、结果。总之,这个有的身体的模式,不仅规定了雕塑的理想,也规定了虚构的范式。
13. 诚如人们所言,小说的成功,是建立在人物的痛苦之上。亚里士多德也说,正是那些伟大人物的不幸,构成了悲剧的主题。
14. 过去的艺术留下的自由,不只是在画中,不只属于奥林匹亚的诸神和弗莱芒的醉汉、塞维利亚的乞儿和憧憬中的少年。艺术也不会因为现在的变化而软弱无力,它不会受限于创作的意欲,沉溺于想像的游戏,退化为单纯的炫技。
15. 艺术就是过去之物,是自由留下的遗产,在特有的空间中为我们展现一种完满而沉稳的自由。艺术变成这样,是因为这个世界有了交换和,有了理性的认知。
16. 艺术离开了古典的和谐理念,但这并不是说它然后就会让历史形成齐暗一片的整体。历史不是整体,它本来就是双刃的剑。它既做分隔,也做联合。
17. 我们说到,“艺术”和“历史”这两个特有概念是在一起诞生,它们都是来自于同一种改变:艺术不再有区分,而历史不再是各种故事口说耳闻的扩散。它们也诞生于彼此的矛盾关系。
18. 以前的再现规范要求做到创作和美感之间的“自然”和谐,但在温克尔曼这里,个人与集体之间有了一种新的关系:一边是艺术家的个性,一边是它所依存、它所表现的共有世界。
19. 温克尔曼的艺术史触及了更根本的东西。他不仅是详细写出生活都有哪些方式、过去的人是什么样子,他看到的是,某个艺术家的艺术,和他那个时代人们生活的主导因素,这两者是互为依存的。
20. 在《名人传》的那个时代里,只论技法的艺术分为两类,一类人文艺术,是为上层人士所享用,还有一类技工艺术,是为了用到实处,为各种有需求的人所服务。在这个背景下,画家和雕塑家的生平也被归于人文艺术一类,写入名人传记中。但传记不只分析他们的作品,还会写到他们的逸闻趣事,做些道德说教。
21. 要讲艺术的历史,就是把艺术当成一种独特的存在,它的名字不用再多加说明。现在对我们来说,这是理所当然,但这样的提法其实是从温克尔曼那时才有,最早这样看待艺术的人里,他不一定是个,但也属于最早一批。
22. 温克尔曼把美与表现互相分开,也把艺术分为两半。他分开了美的形式和美的理论。像他那样欣赏《残躯》脱离常规的自由之美,就是不再去研究它的肌肉轮廓是否精确和切实,不再去套用理论剖析这个艺术家,评判他创作的形式有没有表现力。
23. 温克尔曼批评巴洛克艺术的泛滥,并不是说他要维护古典再现逻辑,他其实是要打破那种传统,让我们看到:形式上的和谐,表现中的力量,这两种理想并不是像传统所说的那样互相对应,而是互有偏差。
24. 社会革命,本就是审美革命的后继产物,它不可能否认这层关系;它无法另辟蹊径,将一种谋略意志作为特别法令(policedexeption)而施行,因为这种意志,已经在世界上无处依存。
25. 众多的舞蹈和戏剧改革家,从过去的桎梏中解放了身体的运动,但运动之所以解放,同样是因为它摆脱了向目的发起的主动行动。
26. 审美的范式和政治共同体之间存在着矛盾的关系。
27. 艺术绝没有因为世上的平凡事物加入其中而衰退,相反,艺术在不断的自我更新,带来改变。
28. 艺术作品得以产生,是靠一种塑造了感性体验的肌理。这种肌理,关联着一些实际状况,比如表演和展览的空间,流传和复制的形式,同时,它也关系到认识所处的模式、情感所受的制约、作品所属的分类、作品的评价和阐释所用的思考图式。
29. 人文艺术之所以不同于技工(mécaniques)艺术,是因为它用来提供娱乐,它属于自由的人、有闲的人,这些人囿于本来的身份,不会在一名艺匠甚或一个奴隶的实物作品中追求极致的美。当不同生活方式间的这些层级开始动摇的时候,西方的艺术就开始成形了。
30.历史可以用共同体的联合之力,一并联系起古希腊雕刻师的创作,艺匠的工作、平民的生活、兵士的卫戍、城邦的众神。
目录
序言
章 -分离而出的美(764年,德累斯顿)
第二章 -流浪的小天使(828年,慕尼黑-柏林)
第三章 -底层青年的梦 -(830,巴黎)
第四章 -新世界的诗人 -(84年,波士顿——885年,纽约)
第五章 -不可能的绝技(879年,巴黎)
第六章 -光照中的起舞(893年,巴黎女神游乐厅)
第七章 -无动作的戏剧 -(894年至895年,巴黎)
第八章 -装饰艺术作为社会艺术 神庙、住所、工厂(巴黎-伦敦-柏林)
第九章 -表面的雕塑师 -(902年,巴黎)
第十章 -神庙内的台阶 -(92年,莫斯科-德累斯顿)
第十一章 -机器和其光影(96年,好莱坞 -)
第十二章 -一刻间的庄严(92年,纽约)
第十三章 -透过物而观看(926年,莫斯科)
第十四章 -存在者的悲光(936年,黑尔郡-94年,纽约)
《年轻的乞丐》(牟利罗,约1645年)